ƏDƏBİYYAT
1. Лятиф Керимов «Азербайджанский ковер». Баку, Гянджлик, 1983 г. с.301
2.“Теоретические вопросы научно-просветительной работы музеев”. Сборинк научних
трудов. Москва, 1984 г. с. 124
3. Nizami Rəhimov. "Naçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Tarix Muzeyi", Əcəmi, Naxçıvan
2002 s.54
4. Ramiz Ağayev, Sabir Əmirxanov, Abdin Əlizadə; “Muzeyşünaslıq”. Dərslik. Bakı-2002. s 439
5. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi "Azərbaycan Respublikası muzey
sərvətlərinin və muzey kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair təlimat". Bakı, 2008, s.54
6. Sübhi Kəngərli. Xanım İsmayılova "Muzeydə Naxçıvan Teatrının Fondu". Naxçıvan, 2009, s.85
7. Elfira Qurbanova. Apdin Əlizadə "Muzeylərdə Elmi-Tədqiqat işinin təşkili və metodikası".
Bakı Təknur, 2011. s.271
8. Bakı Biznes Universiteti. Sabir Əmirxanov. "Muzeyşünaslıq", Bakı, 2012. s.112
9. M.H.Əliyev; A.B.Hacıyev. "Naxçıvan Dövlət Universitetinin Muzeyləri". NDU, Qeyrət, 2012
ABSTRACT
Mammad Aliyev
The place and role of the museums in the world culture
The article deals with foundation of the early museums, their role on studying the ancient
history and culture of the humanity. It is about the ancient exhibits that were created by wellknown
masters, were kept in the palaces of the rulers and then taken away by invaders. Those valuable
exhibits are kept in the great museums of the world. The names of great sons of Azerbaijan
Javanshir, Mahammad Jahan Pehlavan, Gizil Arslan, Uzun Hasan and Shah Ismayil Khatai are
mentioned in the article. They were the supporters of art and paid great attention to the masters,
their works and creative activity.
РЕЗЮМЕ
Маммед Алийев
Роль и место музеев в общечеловеческой культуре
В статье расматриваются вопросы о создании первых музеев и об их роли в древней
истории и культуре человечества.
Автор статьи также говарит о созданных в глубокой древности видными мастерами а
позже унесённых в зарубежные страны захватчиками экспонатах. Эти ценные экспонаты
хранятся в крупных музеях мира. В стать названы имена видных сынов азербайджаиского
народа, таких как Джаваншир, Мухаммед Джахан Пехливан, Гызыл Арслан, Узун Гасан и
Шах Исмаил Хатаи, которые явились хранителями искусства и давали высокую оценку
произведениям и творчествам мастеров искусства.
НДУ-нун Елми Шурасынын 23 sentyabr 2016-cı ил тарихли
гярары иля чапа тювсийя олунмушдур (протокол № 01).
Məqaləni çapa təqdim etdi: Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent İ.Məhərrəmova
221
NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ. ELMİ ƏSƏRLƏR, 2016, № 4(78)
NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY. SCIENTIFIC WORKS, 2016, № 4 (78)
НАХЧЫВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, 2016, № 4 (78)
SƏİDƏ MƏMMƏDOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
NAZİLƏ QARDAŞBƏYOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
UOT:786
MƏNŞƏCƏ ƏN QƏDİM MUSİQİ ALƏTİ - FLEYTA
Açar sözlər: Fleyta, musiqi aləti, səs, oyuq, T. Byom aləti.
Key words : flute, musical instrument, voice, valve, instrument T. Byom.
Ключевые слова: флейта, музыкальный инструмент, звук, клапан, инструмент Т.Вем
Məqalədə fleytanın tarixi inkişafı, onun təkmilləşdirilməsi və bəstəkarların yaradıcılığında
onun xüsusi yeri haqqında söhbət gedir. Bildirilir ki, o çox qədim bir musiqi aləti olaraq bir çox
dövlətlərə məlum idi. Avropa xalqlarına fleyta antik dövrdən sonrakı vaxtlarda məlum olmuşdur.
Fleytanın qurluşunda ən radikal dəyişikliyi alman fleytaçı-virtuozu Teobald Byom etmişdir. Ancaq
19-cu əsrin sonunda Byom fleytasından bütün simfonik orkestrlərdə istifadə etməyə başladılar.
Nəticədə qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan bəstəkarları da öz yaradıcılıqlarında fleyta alətinə
xüsusi yer vermişlər.
Fleyta ən qədim musiqi alətlərindən biridir. Bu musiqi aləti hələ qədim zamanlardan Hindistana,
Çinə, Misir xalqlarına, Dəclə və Fərat çayları hövzəsində mövcud olan
sivilizasiyaya, antik dövrün dövlətlərinə məlum idi. Hindistanlılarda fleyta
tipli iki musiqi aləti - laya və murali; çinlilərdə -di, syuan, paysyao;
ərəblərdə-küssabə; antik Yunanıstanda isə musiqi praktikasında ən çox
Pana fleytası və ya sirinks böyük rol oynayırdı [1].
Avropa xalqlarına fleyta antik dövrdən sonrakı vaxtlarda məlum
olmuşdur. Fransanın xalq çalgı aləti kimi Flajolet; Macarıstanda -
furiyyə, Bolqariyada-kaval, Rumıniya və Maldoviyada-fluer, Litvada-
skuduçay; Rusiyada-kuvikl; Belarusiyada-sonel, Ukraynada isə sopilka
kimi alət fleyta tipli milli musiqi alətindən istifadə olunmaga başladı.
Fleyta tipli alətlərlər Zaqafqaziyada çox geniş yayılmışdır.
Gürcüstanda- salamuri və larkemi, Azərbaycanda tütək və neyi buna
misal göstərmək olar. Neyə Orta Asiya və Şərqin bir çox xalqlarında da rast gəlinir.
Polineziya xalqlarında burun fleytasi da mövcuddur. Hava axını belə fleytaya agızla deyil ,
burunla üfürülür.
Fleytanın təsviri dünya mədəniyyətinin ən qədim nümunələri ilə birlikdə bir irs kimi gəlib
bizə çatmışdır. Belə təsvirlərə Hindistan məbədlərinin freskalarında, Misir və Yunanıstanın qədim
incəsənət abidələrində rast gəlmək olur. ”Fleyta” sözü ilə çox zaman müasir fleyta ilə heç oxşarlıgı
olmayan musiqi alətlərini adlandırırdılar. Belə musiqi alətlərinə sadə fleyta, friqiya fleytası, ikiqat
fleytanı nümunə kimi göstərmək olar [2].
17-cu əsrin ortalarına qədər çox geniş yayılmış, sonunda uclugu olan fleyta adlanan musiqi
alətinin də müasir fleyta ilə heç bir oxşarlıgı yox idi. Bu musiqi aləti fitli, düz və uzununa fleyta
adlanırdı.16-18 əsrlərdə diskant, alt, tenor və bas alətlərdən ibarət düz fleytalar ”ailəsi” mövcud idi.
Çox zaman orta və yüksək fleytalardan istifadə olunurdu. Cəmi 8 ölçüdə düz fleyta mövcud idi.
Düz fleyta yumşaq səsə , qeyri- bərabər səs gücünə və hər vaxt qeyri dəqiq səs yüksəkliyinə malik
idi. Belə ki, bu tip fleytalarda çalgı oyuqları akustikanin tələb etdiyi yerlərdə deyil, ifaçıdan ötrü
oyuq klapanlarını qapamaq üçün əlverişli olan yerlərdə qoyulurdu [3]. Bu fleyta ilə yanaşı başqa tip
222
fleyta – eninə fleyta da mövcud idi. Belə musiqi alətində barmaqlarla örtülən 6 çalgı oyugu və hava
üfürmək üçün bir yan oyuq var idi. Bu fleyta Panın qədim yunan fleytasına bənzəyirdi. Belə
fərziyyə var ki, bu tip fleytalar Asiyada yaranıb və slavyan ölkələri vasitəsilə Avropa və
Almaniyaya yayılıb. Ola bilsin ki, bu səbəbdən də eninə fleytanı çox zaman “Alman” fleytası
adlandırırlar. Eninə fleytanın səsi adi uzununa fleytadan daha ifadəli , daha güclü idi və belə aləti
təkmilləşdirmək daha sadə idi. Yəqin ki, bu səbəbdən eninə fleyta bir çox dəfə rekonstruksiya
olunmuş, təkmilləşmiş və indiki müasir fleyta şəklinə düşmüşdür.
İlk dəfə eninə fleytani rekonstruksiya etmək zərurəti XVII əsrin sonunda meydana çıxdı.
Fleytanin kanalı daha dəqiqliklə oyulduqdan sonra yuxarı səslər daha gözəl alındı və səslərin
çıxarılması daha yüngül oldu [4].
Alətin əsas səsini yarımton yüksəldən ”dis” klapanı meydana gəldi və başqa kiçik əlavələr
oldu. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əvvəl barmaqlar üçün 6 oyuq var idi. Baxin və Hendelin
dövründə fleytanın XVII , XVIII əsrin son 3-cü yarısında alətin əsas səs sırası yeni klapanlar əlavə
etməklə çatışmayan xromatik səslərlə tamamlandı [5].
Təsadüfi deyil ki, bizdən çox-çox uzaq dövrlərdə belə fleyta, arfa və klavesinlə yanaşı ən geniş
yayılmış konsert alətlərindən biri hesab olunmuşdur.
XVIII əsrin sonuna qədər praktiki olaraq hər iki növ fleytadan - eninə və uzununa fleytadan
istifadə olunurdu. Avropa simfonizminin tələbinə görə uzununa fleyta, daha parlaq səsi və dinamik
gücü olan eninə fleyta tərəfindən sıxışdırılmaga başladı.
Fleytanın quruluşunda ən radikal dəyişikliyi alman fleytaçi-virtuozu və bəstəkarı Teobald
Byom (1794-1881) etmişdir. Məlumdur ki, Byomun etdikləri dəyişikliklər, ingilis Qordonun
ideyalarının inkişafı və davamı idi. Amma bu inkişaf heç də alman musiqiçisinin xidmətlərini
kiçiltmir.
Byomun təcrübəsi bir çox musiqi alətlərinin rekonstruksiya olunmasında istifadə
olunmuşdur. Fleytanı rekonstruksiya etməzdən əvvəl Teobald Byom alətin dəqiq menzurasını
müəyyən etdi. Öz hesablamalarında oyuq və klapanların rahat, əlverişli yerləşməsini deyil,
rezonansın akustik prinsiplərini əsas götürmüşdür.
Byom alətin silindrik lüləsini və konusşəkilli başlığını yenidən hazırladı. Əksəriyyət
hissələr metaldan hazırlanmışdı. Byomun sistemilə hazırlanmış fleyta, klapan və halqalardan
ibarət gözəl bir mexanizmlə təhciz olunmuşdur. Məhz bu sistemə görə barmaqlar üçün oyuqlar
lülənin fiziki cəhətdən dəqiq və düzgün paylanmış yerlərində yerləşdirilib. Bu səbəbdən
müəyyən səs sırası üçün barmaqların kombinasiyası o qədər sadədir ki, ifaçı belə fleytada
çətinlikləri asanlıqla dəf edə bilir [6].
Yeni klapanlı mexanizmi nəinki aplikaturada müəyyən dəyişiklər etməyə imkan verir,
eyni zamanda praktiki olaraq bütün zəngulələri tona, yarımtona çevirməyə imkan verir. ( Ən
axırıncı reqistrlərdəki zəngulələr istisna olmaq şərtilə) .
XVII əsrin 2-ci yarısından XIX əsrin əvvəlinə qədər orkestr fleytası D-dur tonallıgında,
intonasiyasında qurulurdu [7].
Byom fleytasının belə konstruksiyası sayəsində əvvəlki tip fleytalarla müqayisədə, bu fleyta
böyük diapazona, daha dolu, tam səsə, daha təmiz intonasiyaya, sadə, yüngül səs çıxarmaq
qabiliyyətinə və bütün tonallıqlarda böyük ifaçılıq sərbəstliyinə malik idi.
Lakin Byom fleytasının bütün üstünlüklərinə baxmayaraq uzun müddət hamı tərəfindən
rəgbət qazanmamışdı. Ancaq XIX əsrin sonunda Byom fleytasından bütün simfonik orkestrlərdə
istifadə etməyə başladılar [8].
Beləliklə, fleyta simfonik orkestrin ən orijinal, özünəməxsus alətlərindən birinə çevrildi. Bu
alət ən parlaq səslənmək qabiliyyətinə, maraqlı koloritə istər sərbəst planda, istərsə də başqa musiqi
alətlərilə vəhdətdə müxtəlif reqistrlərdə hər dəfə sanki başqa cür səslənmək qabiliyyətinə malik bir
musiqi alətidir. Bütün bu keyfiyyətlər fleytani müxtəlif, çox zaman əks qütblərdə yerləşən (bir-
birinin əksi olan) bədii məsələlərin həllində istifadə etməyə imkan verir. Məhz, bu keyfiyyətlər
müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif milli və yaradıcılıq məktəb-lərinə mənsub olan bəstəkarları fleytaya
böyük diqqət verməyə sövq edirdi. Sonda fleyta haqqında Aristotelin bir fikrini qeyd etmək
istəyirəm : “Fleyta insan ruhuna pis təsir edir- çünki o, insanı həddindən artıq həyəcanlandırır.”
223
Azərbaycan bəstəkarları da öz yaradıcılıqlarında fleyta alətinə xüsusi yer vermişlər. Üzeyir
hacıbəyov, Soltan Hacıbəyov, Cövdət Hacıyev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev, Arif
Məlikov və digər bəstəkarlar öz simfonik əsərlərində fleytanın imkanlarindan itifadə edərək onun
üçün xüsusi partiyalar yazılmış, həm də solo alət kimi istər iri həcmli sonatalar, konsertlər, istər
kiçik həcmli pyeslər, miniatürlər və başqa əsərlərlə yaradıcılıq arxivlərini zənginləşdirmişlər [9].
ƏDƏBİYYAT
1. Artaud Y., Geay G. Paris: Editions Joberts and Musicales Transatlantiques,1980, 131 p.
2.
Bartolozzi B. New Sounds for Woodwinds Text. Bruno Bartolozzi / translated and edited by
Reginald Smith Brinle. London: Oxford University Press, 1967
3.
Dick, R. Circular Breathing for the Flutist. Text.R. Dick. New York: Multiple Breath Music C
ompany, 1987
4.
Dick, R. The other flute. A Performance Manual Contemporary Techniques Text. R. Dick. N
ew York: MultipleBreath Music Company, 1989. - 144 p.
5.
MitropoulosBott, C., Levine, C. The Techniques of Flute Playing/ Die Spieltechnik der Flote
Text./ Levine, Carin, and Christina Mitropoulos-Bott. Kassel: Barenreiter, 2002
6.
Мутузкин И.А. Экспериментальная флейта в музыке ХХ века. Дисс.
<...> канд. иск. НГК (а) им. М.И. Глинки.Нижний Новгород, 2009. 176 с.
7.
Новые приёмы игры на флейте. Составитель, автор методической части доцент О. И. Та
нцов. Издат. МГК им.П.И. Чайковского. - М., 2011. 80 стр. ISBN: 978-5-89598-239-6
8. Çukerman. Musiqi alətləri .M -1968
9. İskəndərov Ə. Fleyta Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında. Bakı-1971
ABSTRACT
Nazila Qardashbayova
The most ancient by origin musical tools flutes
The flute- is one of the most ancient by origin wind musical instruments. Around the world there
are only seven thousand masters of playing a flute. And really a profession rather rare, most of
performers is concentrated in France, the USA and Russia. Now a lot of things become in Russia to
popularize this type of the tool. The world of music of a flute is also diverse, as well as the flute is
diverse, there are more than thirty types and kinds of this musical instrument.
In the course of training in playing a flute the ear for music, feeling of a metrorhythm, the
correct performing breath develops. Unlike other wind instruments, at a flute sounds are formed as a
result of an air stream rassekaniye about a side, instead of uses of a uvula. The musician playing a
flute usually is called as the flutist.
РЕЗЮМЕ
Saida Mammadova, Назиле Гардашбекова
Самых древних по происхождению музыкальных инструментов-флейта
Флейта — является одним из самых древних по происхождению духовых музыкальных
инструментов. Во всём мире насчитывается всего семь тысяч мастеров игры на флейте. И
действительно профессия достаточно редкая, большинство исполнителей сосредоточено во
Франции, США и России. Сейчас многое делается в России, чтобы популяризировать этот вид
инструмента. Мир музыки флейты так же многообразен, как и многообразна сама флейта,
насчитывается более тридцати видов и разновидностей данного музыкального инструмента. В
процессе обучения игре на флейте развивается музыкальный слух, чувство метроритма,
правильное исполнительское дыхание.
В отличие от других духовых инструментов, уфлейты звуки образуются в результате расс
екания потока воздуха о грань, вместо использования язычка.
Музыкант, играющий на флейте, обычно именуется флейтистом.
НДУ-нун Елми Шурасынын 23 sentyabr 2016-cı ил тарихли
гярары иля чапа тювсийя олунмушдур (протокол № 01).
224
NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ. ELMİ ƏSƏRLƏR, 2016, № 4(78)
NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY. SCIENTIFIC WORKS, 2016, № 4 (78)
НАХЧЫВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, 2016, № 4 (78)
ЛЯМАН МАМЕДОВА
Нахчыванский Государственный Университет
gunelmamadova@yahoo.com
УДК: 75
РОЛЬ ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ИТАЛИИ
Açar sözlər: Brunelleski, memarlıq, günbəz, Florensiya kilsəsi, kapella, İntibah, İtaliya
incəsənəti, incəsənət nəzəriyyəçisi, Florensiya, memarlığın əsas tendensiyaları
Keywords: Brunelleschi, architecture, dome, Florence Cathedral, chapel, Renaissance, art of
Italy, art theorist, Florence, key trends of architecture
Ключевые слова: Брунеллески, архитектура, купол, Флорентийский собор, капелла,
Возрождение, искусство Италии, теоретик искусства, Флоренция, основные тенденции
архитектуры
Искусство Италии на протяжении столетий играло очень большую, а на некоторых этапах и
ведущую роль в развитии всей европейской художественной культуры. Особенно велико было его
значение в эпоху Возрождения, так как именно в Италии, к XIV веку намного опередившей в
экономическом и социально-политическом отношениях остальную Европу, раньше чем в других
странах началась борьба против феодальной идеологии и одним из главных средств в этой борьбе
стало искусство. Итальянские художники и архитекторы первыми отошли от принципов
средневекового искусства и начали овладевать реалистическим методом. Это было громадным
завоеванием, определившим весь дальнейший путь поступательного развития прогрессивного
западно
‒европейского искусства.
Сами масштабы величайшего расцвета, которым был ознаменован итальянский Ренессанс,
кажутся особенно поразительными по контрасту с небольшими территориальными размерами тех
городских республик, где зародилась и пережила свой высокий подъем культура этой эпохи.
По своей продуктивности эпоха Возрождения, охватывающая в Италии около трех
столетий, вполне сопоставима с целым тысячелетием, на протяжении которого развивалось
искусство средневековья. Вызывает изумление уже сами физические масштабы всего того, что
было создано мастерами итальянского Возрождения,
‒ величественные муниципальные
сооружения и огромные соборы, великолепные патрицианские дворцы и виллы, произведения
скульптуры во всех ее видах, бесчисленные памятники живописи
‒ фресковые циклы,
монументальные алтарные композиции и станковые картины. Рисунок и гравюра, рукописная
миниатюра и только что возникшая печатная графика, декоративное и прикладное искусство во
всех его формах
‒ не было, в сущности, ни одной области художественной жизни, которая не
переживала бы бурного подъема. Но, быть может, еще поразительнее необычайно высокий
художественный уровень искусства итальянского Возрождения, его подлинно мировое значение
как одной из вершин человеческой культуры.
Одним из показателей высочайшего уровня развития итальянского ренессансного искусства
было характерное для него широкое развитие научно-теоретической мысли. Характерная для
Ренессанса слитность научного и художественного познания явилась причиной того, что многие из
художников были одновременно выдающимися учеными. Знания мастеров Возрождения в области
анатомии, теории перспективы и учения о пропорциях, явившиеся результатом научного постижения
мира, содействовали выработке тех средств изобразительного языка, с помощью которых эти
мастера получили возможность объективного отражения в искусстве реальной действительности. В
теоретических работах, посвященных различным видам искусства, рассматривались самые
разнообразные вопросы художественной практики. Достаточно назвать в качестве примеров
разработку вопросов математической перспективы и применения ее в живописи, выполненную
Брунеллески, Альберти и Пьеро делла Франческа.
В этих сложных условиях четко обрисовывается магистральная линия развития
раннеренессансного искусства, представленная в первую очередь замечательными мастерами
Флоренции. С первых десятилетий 15 века Флоренция заняла ведущее положение не только в
социальном и политическом развитии Италии, но и в области культуры и изобразительного
искусства. Новое направление в архитектуре Италии 15 века ранее и отчетливее, чем где-либо
проявилось во Флоренции.
225
Эволюция итальянской архитектуры в 15 веке нередко протекала в сложных и
противоречивых формах. Часто давала себя знать незрелость и непоследовательность в применении
классической ордерной системы, в смешении античных и средневековых форм. В различных центрах
страны складывались отдельные локальные направления, подчас весьма отличные друг от друга. Но
общая тенденция развития ренессансной архитектуры проявилось достаточно ярко. В новых
социальных условиях произошло коренное обновление средневековых типов зданий
‒ городского
жилого дома, монастырского комплекса, культовых сооружений; сложился новый облик
общественного центра города, связанного со всей его планировочной структурой.
Быть может, ни в одной другой области художественной культуры Италии поворот к
новому пониманию не был в такой степени связан с именем одного гениального мастера, как в
архитектуре, где родоначальником нового направления явился Филиппо Брунеллески.
Брунеллески родился и почти всю свою жизнь провел во Флоренции. Свою творческую
деятельность он начал как скульптор. На разных этапах творческого развития Брунеллески, в
соответствии с общими закономерностями эволюции ренессансной культуры, на первый план
выходили в определенной последовательности то одни, то другие виды искусства, поскольку
именно в их формах магистральные тенденции времени могли найти свое наиболее органическое
воплощение. Позднее поездка в Рим, где мастер изучал памятники античного искусства, имела
решающее значение для Брунеллески в выборе им своего главного призвания.
Брунеллески смело порывал с традициями, творил новые формы, как будто не опираясь
на опыт прошлого. Действительно, уже первые работы свидетельствуют о совершенно новом
подходе к миру, о новых стремлениях мастера по сравнению с его современниками. И дальше, в
течение своей жизни он создавал великолепные произведения, эхо которых звучало в
последующие столетия.
Наиболее ранним из крупнейших произведений Брунеллески был купол собора Санта Мария
дель Фьоре во Флоренции. Этот кафедральный собор самое знаменитое из архитектурных сооружений
флорентийского кватроченто. Отметим, что в архитектурном плане примечательны купол, созданный
по проекту Брунеллески и облицовка стен с внешней стороны полихромными мраморными панелями
различных оттенков зеленого (из прато) и розового (из мареммы), цветов с белой каймой (из каррары).
Дуомо был спроектирован так, чтобы мог вместить все население города (на момент строительства
‒
90000 человек), то есть был чем-то вроде огромной крытой площади. Красный купол собора, ставший
символом Флоренции, как бы парит над всем городом. Необыкновенно изящный и одновременно
грандиозный собор стал своеобразным рубежом, отделившим архитектурные традиции средневековья
от принципов строительства эпохи Возрождения.
Огромное градостроительное и идейно-художественное значение купола для Флоренции было
понято уже современниками. Леон Баттиста Альберти в посвящении Брунеллески своего трактата о
живописи говорит, что это сооружение, «вздымающееся к небесам». Впервые в западно-европейском
зодчестве художественный образ купола определен прежде всего его ярко выраженным внешним
пластическим объемом, ибо самые грандиозные купола средневековья являлись лишь сводами,
которые перекрывали внутреннее пространство и, как правило, не играли столь значительный роли в
объемной композиции здания. Благодаря новаторскому образному содержанию, важной
градостроительной роли и конструктивному совершенству флорентийский купол явился выдающимся
архитектурным произведением эпохи. Связанный средневековыми частями собора, Брунеллески в
своем куполе, естественно, не мог добиться полного стилевого соответствия новых и старых форм.
Поэтому первенцем архитектурного стиля раннего Возрождения стал Воспитательный дом (Оспедале
дельи Инноченти) во Флоренции. В Воспитательном доме филантропическая функция этих
учреждений, известных еще в средневековье, впервые облечена в архитектурные формы крупного
общественного здания, занимающего видное место в городе. Удивительная легкость и прозрачность
частей здания (особенно лоджии), изящество ее упругих и стройных форм были бы немыслимы без
конструктивного новаторства. Это новаторство стало характерным для всего раннего Возрождения.
Разработанные в Воспитательном доме тектонические принципы, выражающие своеобразие
ордерного мышления Брунеллески, получили дальнейшее развитие в старой сакристии церкви Сан
Лоренцо во Флоренции. Интерьер старой сакристии
‒ первый в архитектуре Возрождения пример
центрической пространственной композиции, возрождающий систему купола, который перекрывает
квадратное в плане помещение. Архитектурные и конструктивные приемы сакристии церкви Сан
Лоренцо нашли свое дальнейшее усовершенствование и развитие в капелле Пацци во Флоренции.
Эта капелла является одним из самых совершенных и ярких произведений Брунеллески.
Наряду с центрическими купольными зданиями новаторские тенденции творчества Брунеллески
проявились также в разработке освященного многовековыми традициями базиликального храма,
который представляет две его флорентийские церкви
‒ Сан Лоренцо и Сан Спирито.
226
Последний культовой постройкой Брунеллески, в которой наметился синтез всех его исканий,
была оратория Санта Мария дельи Анджели во Флоренции. Здание это не было закончено. В 1436
году оно было доведено почти до капителей внутреннего ордера; представление о нем дают
сохранившиеся чертежи и рисунки. Это самое раннее в эпоху Возрождения центрическое купольное
сооружение, восьмигранное внутри и шестигранное снаружи.
Вопрос о роли Брунеллески в создании нового типа городского дворца чрезвычайно
усложняется тем, что единственным произведением подобного рода, для которого авторство
мастера засвидетельствовано документально, остается недостроенный и сильно испорченный
палаццо ди Парте Гвельфа. Однако и здесь Брунеллески достаточно ярко проявил себя как
новатор, порывая со средневековой традицией гораздо решительнее, чем большинство его
современников и преемников. Во Флоренции сохранился ряд произведений, обнаруживающих
если не непосредственное участие Брунеллески, то, во всяком случае, его непосредственное
влияние. К этим важнейшим постройкам круга Брунеллески относятся палаццо Пации, палаццо
Питти и Бадия во Фьезоле.
Брунеллески одним из первых в зодчестве Италии творчески осмыслил и оригинально
истолковал античную ордерную систему. Гуманизм и поэтичность творчества Брунеллески,
гармоничная соразмерность, легкость и изящество его построек, сохраняющих связь с
традициями готики, творческая свобода и научная обоснованность его замыслов определили
большое влияние Брунеллески на последующее развитие архитектуры Возрождения.
Dostları ilə paylaş: |